Electrodomésticos - En vivo en el Teatro Municipal de Santiago



00:00 Los Pasos que Dejaste Caer
05:15 Se Caiga el Cielo
13:34 Corazón
20:50 Fe de Carbón
25:48 Solo Nombrar
31:20 Besar Adiós
36:08 Detrás del Alma
41:28 Donde Sueñas
45:50 Malvados
51:45 Devolver
56:54 No Me Digas
1:01:20 La Muerte que te Vio Nacer
------
1:10:39 Yo La Quería
1:17:44 Hey Dad!
1:23:09 En Tu Mirar
1:26:55 El Frío Misterio

 Hoy no tendremos post, pero les dejamos este video, con la presentación completa del grupo Electrodomésticos en el Teatro Municipal, presentando su último disco "Se Caiga el Cielo".

Otra cosa es con guitarra - Chancho en Piedra (2011)



Durante muchos años, sobre todo los de mi infancia, mire de reojo el “folclore” chileno, debe ser por esa herencia que quedo registrada en mi de que las cuecas eran los Quincheros o los de Algarrobal. Hoy, tan en boga que esta esto de la dictadura, que por lo demás no fue solo política o económica, sino que también cultural (a nivel musical que es lo que nos convoca). Afortunadamente por allá por el año 2002 un amigo me presento un disco que causo impacto en mí, se llamaba: La Yein Fonda II, o la reivindicación de Álvaro Henríquez con la cueca luego de Los Tres. Fue ahí cuando me di cuenta que las cuecas o el folklore chileno no era lo que me habían dicho durante tantos años, o quizás también vino solo a sustentar una idea que existía desde antes.

Paradójicamente no quiero hablar de Álvaro y su fonda, si no de la manera en que las nuevas bandas han tomado las viejas raíces musicales para mostrarnos que hay mas de lo que da vueltas por la radio, tomándola, transformándola en la clave de la banda que lo amerite y poniéndola en boga para recordarnos la riqueza de esta larga, angosta y fiestera  faja de tierra.

A razón del post anterior y de las fechas que se nos vienen encima es que quiero presentarles “Otra cosa es con guitarra” de una de mis bandas de juventud y de mis preferidas hasta el día de hoy: Chancho En Piedra.

Un disco a lo Chancho, que recorre la cultura musical muchas veces perdida en el inconciente colectivo, desde el norte calcinante y luchador, hasta el sur lluvioso y aguerrido. Con 17 canciones que puede hayan escuchado “por ahí” y que luego de escuchar el disco, sabrán donde las oyeron, con quien las oyeron y hasta de quien son.

Chancho en Piedra lanza este disco en el año 2011 como su forma de aportar al pasado bicentenario de la patria, un disco para bailar, jugar, viajar y recorrer la memoria.
Si partimos del principio como se debe, hay que decir que Chancho en Piedra es una banda que nace por allá por el año 1994, debutando con su disco “Peor es mascar lauchas” en 1995. Principalmente ligada a la movida Funk y con influencias extremadamente extranjeras, como Red Hot Chili Peppers. Sin embargo al correr de los años comienzan a tomar una particularidad dentro de la escena nacional con esa identidad tan criolla que los caracteriza hoy en día. Otra cosa es con guitarra es un disco Kitsch con canciones medias rebuscadas, de esas que nos sabemos por defecto.


Relatando la amplia gama musical del país, comienza con el tema “Camino a Socoroma” y ese ritmo de baile de tirana del norte grande, en la zona central podemos resaltar “Cirilo Murruchuca” de Lucho Arenas o “Largo Tour” de Sol y Lluvia y en la zona sur y para terminar el disco esta “Hijo del Diluvio” de Congreso y “Corazón de Escarcha”, OSEA!... pero que disco, discazo. Dentro de el podemos escuchar todo un pais resumido en 17 canciones precisas y al callo. Hay mas, mucho mas, pero creo que lo justo es que lo oigan, ojala con un terremoto en la mano y un pañuelo para bailar en la otra.

Chancho en Piedra – Otra Cosa es con Guitarra.

01-Camino A Socoroma (Los Yanacochas) - 03:12

02-La Quebra Del Ají (Los Jaivas) - 04:44

03-La Gallina No (Los Viking's 5)- 03:40

04-O Oe Bahine Anhani Tamure (Tradicional pascuence) - 03:54

05-Cartagena Años 20 (Lalo Parra) - 05:38

06-Chingana Marrana 1: (Tres cuecas porteñas, "La flor de la Verbena",
      "Pa' farrear me gusta el Puerto" y "La piedra feliz") - 06:53

07-Chingana Marrana 2: (Tres cuecas choras, "Dieciocho y diecinueve", "Se arrancaron con el piano" y "Santiago y Valparaíso", de Los Chileneros) - 08:24

08-Cirilo Murruchuca (Los Caporales) - 02:56

09-Largo Tour (Sol y Lluvia) - 05:20

10-Romance De Barco Y Junco (Poema de Oscar Castro musicalizado originalmente
                                                     por Los Cuatro de Chile) - 05:23

11-La Vieja Julia (Los Hijos de Putre)- 03:20

12-Y Aún Sin Voz Quería Expresar (Florcita Motuda) - 03:45


13-Plegaria A Un Labrador (Víctor Jara) - 03:34

14-Hijo Del Diluvio (Congreso) - 04:34

15-Según El Favor Del Viento (Violeta Parra) - 03:52

16-Linda La Minga (Santiago del Nuevo Extremo) - 03:01

17-Corazón De Escarcha (Chilote Campos) - 04:59



 

 

Cantata Rock Santa María de Iquique [2009] - Luis Advis, por Colectivo Cantata Rock

Hoy jueves, tuve la oportunidad de escuchar la Cantata Santa María de Iquique en vivo, en las voces de Quilapayún y el grupo Crisol (de la facultad de artes de la Chile), en la sala Isidora Zegers. En el mismo lugar (antiguamente la sala La Reforma) y por los mismos intérpretes, que hace 43 años.

Para nadie es raro que esta obra se interprete durante estas fechas, a 40 años del sangriento golpe militar de que sigue teniendo nefastas consecuencias en la vida social del país. Esta obra se ha arraigado profundamente en el sentir de Chile por lo conmovedor de su relato, y por lo tristemente premonitorio de su mensaje: "Ustedes que han escuchado la historia que se contó, no sigan allí sentados, pensando que ya pasó".

No hay mucho que yo pueda decir sobre la cantata, que no se haya dicho mejor en otro lado. Tampoco vengo a recomendarles escucharla cuando la Historia misma lo exige, sobre todo en estas fechas. El maestro Advis supo plasmar el dolor, la sequedad del desierto y la dureza de los corazones que prefirieron matar a dejar sus privilegios. Es una lección que debe ser aprendida para el futuro.

Sí vengo a presentar un trabajo que no sé qué tan conocido es. Recuerdo que en su momento se anunció hasta en las noticias, y que incluso los músicos se fueron a vivir todos juntos a una casa para ensayar, o algo así. En fin, estoy hablando de la Cantata Rock Santa María de Iquique, una recreación en clave rock por el denominado Colectivo Cantata Rock, que incluye a músicos de Quilapayún, Inti-Illimani Histórico, y a la banda Chancho en Piedra, con el relato del actor Pato Pimienta (el Coto del Club de la Comedia, por si no les suena el nombre).

En principio, siempre que se hacen este tipo de cambios de estilo ("actualizaciones" le llaman los desesperados por desterrar lo viejo), la primera actitud es la suspicacia. Hay que cuidarse de que, como pasa con un libro-llevado-al-cine o un remake-de-película-clásica, no vayan a arruinar el original (siendo que al original no le pasa nada, es una versión más); o que no sea una falta de respeto a la memoria de tal autor, o de la obra (como si una "falta de respeto" nos hiciera cambiar nuestra perspectiva de la obra). Si bien es cierto hay casos, y muchos casos (la nefasta película de Dragon Ball Evolution o el "tributo" a Silvio de los Bunkers *opinión personal*), pienso que se debería evitar ese ultra-celo que existe por ciertas obras o artistas. No porque haya que perderles el respeto, sino más bien porque la experiencia, buena o mala, suma: no se pierde nada, y se puede ganar mucho.

Este es uno de esos casos. Que un grupo de jóvenes tome una obra histórica, la re-versione, en una puesta en escena rockera, y con este nuevo sonido esta continúe teniendo el sentido original (recordemos que los hechos de Santa María de Iquique datan de más de 100 años atrás), y poder además llevar a las nuevas generaciones el mensaje de la cantata, es de un valor cultural, social y musical tremendo.

Esta versión, que cuenta con guitarras eléctricas y bajo, batería, sintetizadores, efectos de sonido y demás, logra expresar de una forma nueva el mismo sentir de la cantata original. De pronto los acordes del teclado y los platillos, expresan la soledad del desierto, las guitarras distorsionadas el imperioso clamor de los obreros de las salitreras, las secciones pesadas y disonantes, el terror y desamparo de quienes estaban en la Escuela Santa María. Mención aparte merece el relato, cuya expresividad aporta al denso ambiente que se produce en cualquier representación de la cantata.

La visión original de Luis Advis al componer la cantata, fue tomar una forma musical tradicional (la cantata es un género de música sacra europeo, con Arias, recitativos, solistas y coro, orquesta, todo presentando un texto con un relato dramático), y adaptarlo a un contexto diferente. Así, tomó los recitativos y los reemplazó por relatos hablados. Tomó el tema religioso y lo reemplazó por un tema social, que aunque no fuera precisamente actual en esa época, representaba (y sigue representando) las aspiraciones de una mayoría explotada y abusada. Tomó la orquesta y la reemplazó con instrumentos típicos del movimiento musical en boga en esos años: la Nueva Canción Chilena.

¿Por qué no recurrir a los recursos musicales actuales, para repensar la cantata? Luis Advis ya lo hizo en 1970.
"La Cantata es historia y es tragedia. Es matanza y es vergüenza. es parte de la fortaleza y la creencia de un pueblo que bajó de la pampa nortina con la frente en alto en busca de su dignidad. Es sudor, camino y esperanza. es frío nocturno, día y sol quemando la piel. Es resistencia al olvido..." (Del texto 100 años después: Declaración de principios, del Colectivo Cantata Rock)



Miembros
Chancho en Piedra: 
Eduardo Ibeas
Pablo Ilabaca
Leonardo Corvalán
Felipe Ilabaca

Quilapayún:
Ricardo Venegas
Ismael Oddó

Inti-Illimani Histórico: 
Fernando Julio
Camilo Salinas

Relatos: 
Patricio Pimienta

La Rue Morgue – [1997] La Rue Morgue (o también 48 minutos de elegancia musical) [POST INVITADO]

Inauguramos (por fin) la tan esperada sección de post invitados, en la que no todos los lunes, tendremos colaboraciones de algunos amigos. Ya vendrán más!!

por Rodrigo Castañón Silva



Es 1997, mi despertar juvenil se mezcla con ese sentimiento artístico no reconocido aún y al frente mío, entre compañeritas que me gustaban y amigos inseparables, comienzo a escuchar un recital, acaso uno de los primeros de mi vida, en mi colegio. Es cierto, estaba esperando a los chancho, pero creo que la apertura de La Rue Morgue fue una de la cosas definitivas de mi vida. No podía creer lo que escuchaba, un sonido extraño (¿eso era jazz solapado?) fresco, armónico, elegante. Al día siguiente rogué a mi padre para que me pudiera comprar el CD (en ese entonces se compraban los discos) y él, caritativo como siempre ha sido, me regaló LA RUE MORGUE – LA RUE MORGUE  en el mall Arauco Maipú. Ahí conocí a Javier Chamas, Pancho Valenzuela, Javier Rodríguez, Michel Maluje y a Federico Daneman.


Recuerdo Sombra de las Nueve y Treinta, el tema que abre el disco. Solía escucharlo poco, porque me daba pena pensar que los chocolates escondidos en el closet eran algo con lo que recordaría a los futuros muertos de mi familia. Quizás ahora más viejo, puedo comprender el sonido de un bajo fuerte y preciso para una historia muy triste y al cabo de un par de muertes, puedo comprender que quizás es mejor estar cantando que llorar. 


Después de No Necesita Tanto (Armónica y precisa) aparece la primera gran joya del disco, Blues a Dos Mujeres.


Si no es un clásico de la música nacional, pega en el palo. Primero, tomamos la inspiración de la Rayuela de Cortazar, le agregamos un tributito al piano jazzeado de Tori (¿Amos?) y cerramos con  la figura del WalkMan (vetusta hoy, pero en el 97 era parte del uniforme colegial). Todo eso mezclado con la sutil guitarra del ahora afamado jazzero Federico Danneman y producido con un sentido comercialmente popero (quizás gentileza del Cuti Aste).  Es una estructura poderosa de que además tuvo su videíto dando vueltas. 


Y a propósito de dar vueltas, el otro gran single. Sigues dando Vueltas,  canción fogatera y que representa romanticismo, entrega a toda prueba, vulnerabilidad y poesía real. Una real mierda para un rockero, pero que con el pasar de los años y la llegada de los desamores y todas esas cosas agarra una buena cuota de realidad y entendimiento. Nota aparte es que con esta canción aprendí la diferencia entre la creación libre y el mundo pirañístico de las radios que te hacen cortar tu obra. La canción original tenía un intro y un solito a guitarra acústica, la que salió a la radio era concisa y al hueso, nada de intros, solitos ni nada que desviara del verdadero sentido: Vender. Buena lección. 


Nunca fui tu amor. Para un adolescente como yo, enamoradizo pero introvertido, casi un himno. Probablemente he dicho esto muchas más veces de lo que recuerdo, así es que lo “diré” nuevamente. Pudo haber sido muy buena,  muy rocanrolera, pero… la siento poco jugada. Como que le faltó la chaucha pal peso. Con la movida Hija de la Gran Bretaña mi padre y yo solíamos divertirnos mucho tirando la talla de insultar a la gente diciendo “hija de la gran” y luego agregando el… “Bretaña”. Me gustaba mucho los platos que van marcando la estrofa antes del coro, una interesante manera de marcar el compás. Un dato sonoro, la guitarra de Daneman paneada toda la canción al lado derecho justo en el momento del solo, se toma el centro de la mezcla de una forma demasiado notoria.


Todavía fue el tercer single y era una interesante manera de mostrar optimismo desde el punto musical con un teclado de acordes muy abiertos en el intro y las respuestas de la estrofa. Pareciera que la voz de Pancho Valenzuela llega a su límite al momento de afirmar su premisa.  Agoniza en Madrid,  retrata de una manera magistral el darse vuelta la chaqueta y el no darse cuenta de cómo se construye un monstruo. Una reflexión al Chile post Dictadura en la que los amigos diestros se desmarcaban de todo lo que oliera a Milico y los del otro lado daban vueltas en círculos pensando en las libertades que tenían ahora que había llegado la alegría. Una situación interesante era la que se retrataba en el puente. El narrador confronta a este tipo exiliado (premonitoriamente lo que pasaría con pinocho en Londres al año después) y  le dice “yo sé  bien que hiciste daño pero que le vamos a hacer”.  Para ese momento una actitud de desconcierto y resignación, del tipo “cuándo voy a lograr que este weón pague todo lo que hizo, mejor me conformo con que ya no esté en el poder” pero que hoy luego de todo lo que ocurrió después de The Clinic y la muerte del mismo Pinochet, parece una actitud poco jugada. Bonito análisis contextual.


Déjame un poco de Amor, es acaso lo mejor de este disco. Si cerramos los ojos, podríamos ver mozos sirviendo copetes, el humo de un pucho consumiéndose (una imaginación antes de que los imbéciles prohibieran todo en este país) y la construcción del climax musical hasta llevar a los aplausos espontáneos. Una muestra de ejecución musical extraordinaria y de una producción sublime. Punto aparte la honestidad brutal de la letra que podría haber sido slogan de una campaña feminista, “Tengo pasajes para un tren, quizás jamás lo tomaré, porque soy débil sin tu amor mujer”.


Nadie Más me enseñó la palabra “salvoconducto” que luego intentaba utilizarla en cualquier frase, siguiendo mi estupidez crónica. Me gustaba mucho el ritmo, pero creo que era una canción que se empareja mucho con la siguiente, Justicia Divina y la verdad es que esta última me gustaba más. No sé porqué pero siempre tendí a elegir esta sobre la primera. Quizás el teclado, quizás el slap del bajo o quizás eso que ocurre hacia el final del solo cuando hay un juego rítmico entre guitarra y batería que siempre he querido replicar.


Llegando al final del disco Bicicletas y Todo se Va, probablemente el único error de este disco, dos canciones demasiado apagadas para un cierre de disco. La primera, una forma interesante de hacer ver cómo enfrentar la vejez y la segunda, un relato demasiado acongojado. Un arreglo de cuerdas sostiene acordes muy tristes de piano y comentan una temática de despedida,  no la oía con frecuencia pues creía que no le hacía justicia a un disco tan bueno.

Para el final, la comentada Sigues Dando Vueltas versión de radio. Como dato para aquellos románticos, fue rescatada el año pasado para contar las desventuras de la Cristina y el Monito en Soltera Otra Vez.

Disco imprescindible para la música nacional, que aún en épocas de Fomes, Peor es Mascar Lauchas y demás, logró un posicionamiento por si solo, entregando una manera de mezclar pop, rock, blues y jazz que difícilmente sea equiparada por alguna banda actual.

 
1. Sombra de las 9 y 30
2. No necesita tanto
3. Blues a dos mujeres
4. Sigues dando vueltas
5. Nunca fui tu amor
6. Hija de la gran bretaña.
7. Todavía
8. Agoniza en Madrid.
9. Déjame un poco de amor
10. Nadie más
11. Justicia divina
12. Bicicletas
13. Todo se va
14. Sigues dando vueltas

Fernando Milagros - [2011] San Sebastián

1. «Abuelo» 1:55
2. «Piedra angular» 3:36
3. «Carnaval» (con Christina Rosenvinge) 2:58
4. «Soltar» 3:55
5. «Una sola vuelta» 3:46
6. «Angelito» 2:28
7. «Rey mayor» 3:51
8. «Canción de otro tiempo» 4:13
9. «Nahual» (con Christina Rosenvinge) 3:06
10. «Al interior» 3:36


Si hubiera conocido a Fernando Milagros antes de conocer San Sebastián, quizás nunca lo habría escuchado. Imagino que hubiese sido algo así: Oyes hablar de un cantautor de este nuevo "movimiento" de cantautores chilenos (como si pudiesen agruparse en una misma etiqueta todos), y le pones oreja, escuchas un poco, y al cabo de un tiempo lo dejas, para volver a oírlo de vez en cuando. No digo con esto que sus discos anteriores sean malos, al contrario: para mi fue una excelente experiencia escuchar Vacaciones en el patio de mi casa Por su atención, gracias a la luz de San Sebastián.

Lo conocí de una forma menos tradicional (o quizás más acorde con la actualidad medial): Publicaban en Twitsessions que el cantautor Fernando Milagros tenía disponible para descargar gratuitamente su nuevo disco San Sebastián, hasta tal fecha. Y lo bajé, sin tener idea de quién era ni de como sonaba. Y de hecho, estuvo guardado (un archivo comprimido) en mi carpeta de descargas un mes o dos, hasta que me dio por escucharlo a ver qué tal.

Literalmente, me voló la cabeza. Esto fue en el verano de 2012, diciembre creo, y estuve su buen par de meses escuchándolo. El inicio a capella, acompañado sólo de percusiones de Abuelo es toda una declaración de intenciones, una invocación a los ancestros, seguida inmediatamente de la potente Piedra angular, y a continuación la contemplativa Carnaval. Esta trilogía da el tono de lo que será el disco.

Para mi, hay tres cosas que le dan su carácter a éste disco en particular: La estructura de canción de autor de las canciones, que perfectamente se pueden imaginar en una performance a pura guitarra de palo, Milagros solo contra el público. No siento que, como leí por ahí, Fernando abandone su estilo de folk anglo, sino más bien existe un sincretismo musical, a momentos evidente, a momentos más encubierto, con los otros dos puntos.

El segundo, es el carácter claramente latinoamericano de la interpretación, más que en los tipos de instrumento que usa, en las sonoridades que adquiere mediante los ritmos, las percusiones e instrumentos de cuerda acústicos, y las voces. Tiene que ver, más que con un tema nacionalista o latinoamericanista, con una vinculación con las propias raíces, con el arraigo profundo en esta tierra, con la propia identidad.

Lo último, es el fondo eléctrico-ambiental de las canciones. Cuando se presenta como "folk de ciencia ficción", uno piensa altiro en esto. Los sintetizadores, las guitarras eléctricas, los ecos que quedan resonando, todo configura un estilo propio que va más allá de la políticamente correcta mezcla entre rock y folclore latinoamericano.


En resumen, una obra a momentos potente, a momentos hermosa, a momentos profunda. En una entrevista Fernando dice que con San Sebastián alcanza por fin su identidad como cantautor, definiendo claramente su propuesta musical. Definitivamente, es una muestra de la buena música que se está haciendo en Chile, sin etiquetas ni convencionalismos, sino que asumiendo una identidad propia.

Destaca la participación de Christina Rosenvinge, ex Christina y los Subterráneos, en dos temas; en la batería Daniel Riveros, más conocido como Gepe; y la producción de Cristián Heyne, quien ha trabajado con músicos como el mencionado Gepe, Javiera Mena, Camila Moreno, Dënver o Alex Anwandter además de infames como Supernova o Stereo 3

No pongo enlaces de descarga, ya que el artista lo ha subido íntegramente a su Soundcloud. Disfrútenlo!

Bloque Depresivo en el Théâtre de la Ville


00:01:45 El tirano
00:05:58 En el oro de tu pelo
00:08:53 Fuera de mi vida
00:11:45 En vano
00:15:42 Quémame los ojos
00:18:59 Isla de Errores
00:22:52 Los continentales
00:26:21 Canción de las simples cosas
00:29:49 Pequeña serenata diurna
00:35:35 Solo tu
00:39:32 La nave del olvido
00:44:04 Lo que un día fue no será
00:47:36 Loca
00:51:06 Amor violento
00:56:19 El triste
01:01:06 Hospital
01:05:58 Sin excusas
01:11:06 Regresa
01:17:28 Cabildo
01:25:05 Quién es la que viene allí
01:29:21 Lagrimas negras
01:33:17 Pedacito de mi vida

Esta vez y quizás para tomar con un poco de humor el último problema que tuvimos en el blog por cosas del copyright, más que hablar de un disco como estamos acostumbrados en nuestro espacio, sentí el deseo de enfocar esta reseña en un particular proyecto que si bien no cuenta con un registro sonoro y material a la venta en su distribuidor mas cercano, más de alguna vez habrán escuchado una de estas canciones cuales pueden jactarse de encontrarse en lo mas profundo del oyente colectivo para muchos nostálgicos y humanoides tristones. Como agrupación incluso podrán reconocer algunos rostros entre sus filas.

Quiero dejar ante ustedes a Bloque Depresivo, pequeño espacio musical que se tomaba la atención del público en medio del setlist de la banda chilena Chico Trujillo, donde la performance consistía en ver al Macha (Aldo Asenjo) sentado en una banqueta, con una tenue luz cayendo sobre el escenario al cual se le integraba algún integrante de la banda en formato acústico y con la participación especial de músicos invitados con los que compartían el show de esa noche. Tales momentos fueron transformándose poco a poco en una especie de ritual común en las presentaciones de la banda, conocida por la euforia fiestera que provocan en cada presentación.

Ya para el 2013 dicho giro musical se ve cada vez mas consolidado como una agrupación alterna cuando los integrantes buscan descansar del carácter festivo de Chico Trujillo. Con un repertorio musical enfocado en valses peruanos, boleros celebres, arreglos y composiciones propias con un sonido que remite a los conciertos unplugged que soliamos estar acostumbrados en la cadena MTV. La atmósfera toma el escenario y pareciera transformarse en un culto a esa faceta melancólica, desgarradora y apasionada de la viejas canciones latinas, esas de las letras sobre trágicos amores, con la capacidad de evocar sentimientos encontrados, de recordar y corear las desahuciadas penurias conyugales, como quien diría para ahogar las penas en alcohol al son de la melodía.


Una interesante propuesta para cualquier audio-escucha que desee integrar un poco de sabor latino a su lista de reproducción y que poco a poco se va ganando la fidelidad de un grupo de seguidores. Bloque Depresivo esta constituido por el Macha en la voz y guitarras, Raul Céspedes y Mauricio Barrueto en las guitarras, Joselo Osses al teclado , Danilo Donoso en percusiones (Inti Illimani Histórico) junto a Cristian Duarte “Pegafix”, Tocori Berrú al bajo (La Chilombiana), mas los músicos invitados.

Spark [2010] - Alain Johannes


1. Endless Eyes
2. Return To You
3. Speechless
4. Make God Jealous
5. Spider
6. The Bleeding Whole
7. Gentle Ghosts
8. Unfinished Plan
9. Fall to Grace


Alain Johannes es un músico y productor nacido en Chile que ha desarrollado una prodigiosa carrera con los años, desde los 3 años vive en el extranjero y su vida siempre se mantuvo ligada a la guitarra y la música en general. Siendo sobrino de Peter Rock la fama en su país natal pudo haberle llegado mas fácil pero algo que lo hace especial es el siempre mantener el bajo perfil mientras colabora con diferentes bandas y artistas solistas.

Entre las cosas que podríamos mencionar de él están el haber participado “What is This?” banda que mas adelante se convirtió en los Red Hot Chilli Peppers donde Johannes enseño a tocar el bajo a Flea, en algún momento fue invitado a ser vocalista para Pearl Jam, también ha trabajado como productor, arreglista y colaborar con renombrados artistas como Chris Cornell (su disco en solitario), Queen of The Stone Age, Them Crooked Vultures, Arctic Monkeys y un largo etc.

Congregación Viene... [1972] - Congregación

1. Estrecha a tu hermano - (3:32)
2. Arrebol - (3:57)
3. Mentes preñadas de amor - (4:22)
4. Síntesis de la Existencia - (2:52)
5. El dulce espíritu de la soledad - Ama la muerte hermano - (6:28)
6. Tanto parcelamiento - (4:11)
7. Eclíptica - (2:37)
8. Atrapados por un Pensamiento - (3:30)
9. Fantástico - (3:41)
10. Cosas que suceden - (2:54)
11. Cuántos que no tienen y merecen - (3:29)
                                                                 12. Mengano (2:55)                                                                                                                  13. Y regresarás a tu cuarto - (2:43)

Congregación es una banda chilena (!) que estuvo activa entre 1970 y 1973. Fundada en Valparaíso por el músico y compositor principal del grupo, Antonio Smith, editaron sólo un lp, en 1972, llamado "Congregación viene...".